de en

Artistic research as social practice

An interview with professors Angela Bulloch, Simon Denny, Omer Fast, and Nora Sternfeld on artistic research at the intersection of institutions, responsibility, and social change

By Angela Bulloch, Simon Denny, Omer Fast, Nora Sternfeld and Sara Hillnhütter

Sara Hillnhütter: Since we began our PhD in Art Practice study program in April, we’d like to talk with you about how practice-based art, or so-called artistic research, contributes to collective knowledge production both inside and outside the academy. Maybe we can start with short statements from everyone. Very generally: What do you understand by artistic research, and what role does it play in your work?

Angela Bulloch: Well, I always consider myself to be driven by curiosity—basically speaking, having a researching, inquiring mind. For me, it’s as natural as breathing, this drive to ask: How does something work? How does it sit in the world? How does it affect me? Can I change it? Why does it look like that? That’s how I think about artistic research—it’s direct, intuitive, and just part of how I approach things.

Omer Fast: I have an ambivalent relationship to the notion of research. I don’t consider myself an artistic researcher, but I need to leave the studio and my computer to make my work. When I do that, I enter a liminal space, which brings me into contact with people whose lives or experiences I find interesting. These encounters result in conversations and documentation. It’s research in the sense of gathering material, bringing it back, looking at it again, and arranging it in a way that reflects not only the material, but my own response to it.

Simon Denny: For me, it’s as simple as input and output. Artistic research is anything that comes in—visual, cultural, contextual. That’s also how I see it in other practices I’m involved in. What comes in, what informs, is the research part. There are many people producing research, but it’s not always framed that way. For example, a painter might be doing aesthetic, political, or analytical research, but it’s not always recognized as such. So, for me, anything I take in is research.

Sara Hillnhütter: Nora, maybe you can wrap up this round?

Nora Sternfeld: I think the specificity of artists doing research today is that people are following their own questions—not ones completely defined by the scientific system. Art is never just what is commissioned. That brings a certain freedom, but also a drive to produce knowledge and forms beyond what’s asked for.

Sara Hillnhütter: Angela, your work Rule Series is a great example of what Nora just described. In that series, you often decontextualize rules, revealing man-made structures and how they control activities to maintain social order. You reflect on this in your work—making implicit premises explicit. How do you pick the objects you work with?

Angela Bulloch: It’s interesting you mention the Rule Series. I’ve just shown some of them in a group show. I arrive at certain rules by chance or by stumbling into odd contexts—things that stand out to me. I pick them like flowers. I collect rules, make a system, and then work with them in terms of output. I don’t just remove the context, I recontextualize them—playing with language and terms, reframing everything. It’s like rearranging building blocks within a language and systematic thinking. It’s intuitive, but often leads to surprisingly contrasting ideas. Looking at the way a framework appears in a new context can be a very powerful interrogation of the meaning of that set of rules. That’s part of my research: playing with recontextualizing ideas into different systems and places.

Sara Hillnhütter: Do you develop a new methodology for each object, or is there something continuous in your practice?

Angela Bulloch: With the Rule Series, it’s a linguistic system—and it evolves as my collection grows. That’s ongoing since the early ’90s. The works with AR Codes (Augmented Response), I’ve been thinking more from a human perspective, making machine-readable images more interesting for humans—sort of inverting the “usual” systems logic. It’s one way of playing with systems and aesthetics, which is also a form of research.

Sara Hillnhütter: Omer, how do you combine your visual practice with social criticism?

Omer Fast: Very carefully. Nora already spoke about freedom and Angela about decontextualizing material. Since I started leaving the studio to find material for my work, I realized that this freedom (or privilege) requires an ethical and social responsibility. But since I’m not a journalist or a scientist, where there are checks and balances, like peer review processes or fact-checking, the whole dimension of responsibility has to be somehow invented and incorporated into the artistic process. Still, whenever I represent something, I often find that the resulting work is more accurately a misrepresentation, or at least more truly represents my own preconceptions or prejudices.

Sara Hillnhütter: Nora, you use the term “un-learning” in your texts and work. What do you mean by that?

Nora Sternfeld: I see un-learning as a practice for understanding how knowledge is embedded in power. It means recognizing the power relations that make some people know and others not. Inspired by Gayatri Chakravorty Spivak, unlearning is a deconstructive process. There’s a specific deconstructive capacity in an artistic approach. Representation is always a negotiation between what is present and what is not, and artists work with the impossibility of full presence or representation. That’s what makes art interesting: the conflict between reality and its representation in the work.

Omer Fast: Yes, and especially in the last 20 years, with social media and the internet, we’re much more aware that we’re not just representing reality, but actively constructing it. We’re not just observers, but participants.

Nora Sternfeld: Absolutely. As an art educator, I tell students to see themselves as teachers through the eyes of their artistic practice. This reflexive knowledge—understanding one’s own position through working with representation—is something art can uniquely contribute.

Sara Hillnhütter: Simon, can you elaborate on technical apparatuses and how they shape our contemporary notion of knowledge?

Simon Denny: Angela and I have discussed this. The historical divisions between virtual and actual—especially in the social media-saturated, online-offline world—are hard to draw now. The virtual becomes very real. This resonates with what Nora and Omer said about constructing reality and the tension between representation and just being or doing. It’s hard to separate online from offline, or virtual from real. I feel like I live in many places at once, and technology supports that. I wouldn’t necessarily frame that as a critique—I think it’s great to be a “multiple subject” across borders and identities.

Sara Hillnhütter: All of your work moves between different media—installation, video, browser art. Is materiality also a category for knowledge production?

Simon Denny: Absolutely. For example, I’m producing paintings now, but they’re not just paintings anymore. They circulate online and become network-based images. A painting is both an experience in a room and a kind of knowledge asset moving through a network.

Sara Hillnhütter: Omer, I remember your exhibition Reden ist nicht immer die Lösung at Gropius Bau in 2016/17 where you reflected on your experience at the immigration office. You installed a room resembling that office, which reminded me of many transitional structures we move through—airports, cultural thresholds. How do you reflect on these social thresholds?

Omer Fast: All of us who produce these works, we typically do so for exhibitions in these “temples” of art, right? The exhibition space is like a niche—an appendix to the rest of society. This goes back to Benjamin’s notion of the aura in a work of art and what value it offers. What I like about the “temple” and its rituals is that we know we’re looking at a facsimile. So, the question of representation is already front and center. In that particular exhibition, I remember feeling panicked when I first saw the space. There were seven rooms, and I thought, “Oh no, if these all end up being black boxes with films inside, not even my mother would survive this.” So, I wanted to refer to spaces outside the exhibition—places where power is negotiated, where you wait, cross thresholds, and enter systems of authority that govern your life. One of the most successful interventions in the show involved a group of recent arrivals from Syria—people who had dealt with the immigration office. They had all learned “Waiting for Godot” in German, a language they didn’t speak. They would enter the space and, without warning, shut down the artwork, and when the audience looked at them, the first thing they said was “nichts zu machen” (“nothing to be done”), which is how the play begins. They then performed this classic avant-garde piece and thereby disrupting the exhibition. It was so unexpected that, at one point, a security guard—who hadn’t been briefed—threw them out. In that moment, the institution itself began to police the intervention and the artwork. For me, that was the most real moment of the exhibition, because something actually happened in the “temple”—not just the ritual display of representation, but an actual event.

Nora Sternfeld: I think what’s interesting here is that the critique of representation is now almost taken for granted, so you can go a step further. But even then, you’re not completely in the immediate. Why is it interesting that some Syrians are kicked out of an exhibition? We know Syrians are excluded from many places all the time. What makes it interesting is that you enter a space where something can actually happen—and that you’re able to reflect on it as it happens.

Sara Hillnhütter: The art work questions and reflects on institutional rules. How can an institution—whether a museum, an art school, or a university—actually respond to this?

Nora Sternfeld: I think there’s a real achievement in moving from institutional critique to an institution’s own capacity for critical action. Like Omer described, it’s not just about critiquing the institution, but about the potential for representation to become post-representational—while also recognizing the power relations at play. That’s what a contemporary institution could and should be: one that takes critique seriously, not just by turning it into a museum piece, but by using it to drive change. Unfortunately, in many cases—especially under neoliberalism or even growing authoritarianism—institutions tend to absorb critique without changing for the better. So, the question is: How can critique within the museum actually have consequences for the museum itself, especially in a post-representational way? For example, what does it mean if a racist action—like throwing people out—becomes part of an artwork within the museum? What does that mean for the artwork, for the institution, and for the kind of knowledge that can address the reality that such actions are happening in the society right now, and we’re witnessing them?

Omer Fast: Even if they’re niche or privileged spaces, I’d say the “temple” and the theater are important because they’re spaces where we know we’re looking at representations. There’s a kind of safety in that: You won’t be harmed, nothing bad will happen to you, beyond having your assumptions challenged. That’s the privilege of these spaces, and it’s why we make work for them. I exist within this niche, privileged system, where artworks are commissioned for an audience. It’s an economic system, too—not just about representation or post-representation, but a small, specialized economy that traffics in representation.

Simon Denny: But is it really possible to keep these rarified systems separate from other economies outside of them today? Can you actually contain that economy as a singular unit, or does it inevitably interact with others? I’m just thinking about my own experience—when I’ve tried to deploy something strictly within a particular context, with a specific commissioner and an intended destination, I find it increasingly difficult to control how it circulates. Even if you don’t want your work published online, for example, or you’re not on social media, somehow it still finds its way through other networks and audiences. Personally, I find it almost impossible to control how things circulate now—and honestly, I don’t even want to. But even if I did, I think it would be extremely hard.

Omer Fast: I think you are right: The privilege of research in art is that the findings, whatever they are, are presented in a physical space—a social space where people come together to experience them. That surplus value the museum or gallery offers might seem old-fashioned or even outdated, especially since museums have tried to open themselves up to the internet and virtual spaces in recent years. But coming from my own context, I still believe the social contract that these spaces offer—the “temple,” the theater, the art gallery—is fundamentally important for understanding representation. These are social spaces embedded in systems of power and privilege, but precisely because of that, they provide a platform for understanding and mediation—something that’s harder to achieve elsewhere, alone, scrolling on your device late at night.

Simon Denny: I also value those environments. Much of my own work is still made for those situations. Just to clarify, I’m not questioning the value of those spaces—they’re crucial, and that’s why art schools, like the one we all work at, are important places to invest time and energy. They produce a specific kind of value in these unique settings. But at the same time, our work inevitably enters other economies and networks at the same time. Even as we create within these “temples,” our work takes on new roles outside our control. That doesn’t diminish the value of those spaces, but it does mean there are additional ramifications and layers—other economies circulating within, outside, and alongside them. Sometimes they augment or even transform the traditional spaces.

Omer Fast: And of course, exhibitions also happen outside museums and galleries, as they should. But for me, it’s about the act of seeing—of seeing together. It’s a simple but powerful observation: If I watch something I’ve just edited alone, I’m not as aware as I am when my wife sits down to watch it with me. The presence of another body changes the whole chemistry of perception. That’s why the ritual, the cinema, the exhibition space are important—they’re venues for mediating culture and knowledge in a social way.

Simon Denny: But socialization happens on many levels. There are intimate settings and less intimate ones, but there’s also this networked socialization happening simultaneously through online pathways. In teaching, we all stress how cultural value is produced socially—it only gains meaning when it’s socialized. Private expression is quiet; what resonates is what circulates. And now, there are so many expanding and unexpected channels for meaning-making that add to, or happen alongside, these more local or social experiences.

Angela Bulloch: Because so much is done online now, and so much research happens in digital spaces, I find myself drawn back to the museum—to physically encounter art objects and their values, with other people in the room. That spatial, bodily experience feels even more important now. I really feel the need to return to the “temple,” the museum, because I miss that physical reality. It’s crucial not to overlook that: measuring your own human scale against something in the room, surrounded by others. That’s an experience I hope we never lose.

Sara Hillnhütter: So, in many ways, producing art is also an experiment for you as artists. To sum up what you’ve described: You never really know where an image will end up or how it will be received. What role does this experimental status play in your practice?

Omer Fast: It’s both a risk and a privilege.

Angela Bulloch: An “experimental” practice is a necessary part of being an artist today. We, as artists need to be ready to take risks in our ever changing world.

Simon Denny: I think these unpredictable economies we’ve talked about here mean that any kind of output is experimental by context – one simply can’t imagine what a gesture does. To embrace that unknown by acting is experimental.

Sara Hillnhütter: The PhD in Art Practice program is titled Being(s): Artistic Research in Transformative Contexts of Health, in which we develop our discussion referring to the concept of “One Health” the WTO published during the first COVID-19 year. The idea is to see medicine as a broader issue that overcomes limits between humans and animals, but understands health as an holistic concept that concerns different social structures and beings on a planet in the Anthropocene. What contribution can artistic research make in this context in your eyes?

Nora Sternfeld: Well, I think again that art can reflect on and intervene in a situation in which life is at stake in many different ways. And I think that artistic research can be both more and less than what the logic of commodification of life would expect. And without knowing what the contribution could be, I dare to suggest that it might go—with its artistic drive to know and to understand differently—far beyond the scope of whatever the commission is.

Angela Bulloch: Human “self-understanding” has developed within the Anthropocene; these paradigm shifts of thinking of health as global, also to value the importance of all life on our planet and beyond, instead of only human life—these shifts in thinking do broaden and alter the context for artistic research profoundly. When the human is no longer the center of all considerations, then we need to change not only the way we think but for whom or what we are thinking. The fact that the research conducted is within and for the interests of human survival, can no longer be considered as “baked in” or as a given assumption as it used to be.

Simon Denny: Johannes Büttner, the PhD candidate that I am working with in this program, is following what supra-legal and extra-territorial spaces like network states mean for health. He is getting embedded in experiments like Prospera (which is a kind of startup state in an agonistic/antagonistic relationship with Honduras). His work is focused on seeing what people seeking to do experimental procedures that are outside of legal umbrellas of many existing states can look like in these new hybrid sovereignty environments. So, to me that speaks directly to which social and legal structures construct what kind of subject—urgent questions within the health context and beyond.

Angela Bulloch and Simon Denny are Professors of Time-based Media, Omer Fast is Professor of Film and Dr. Nora Sternfeld is Professor of art education at HFBK Hamburg.

Sara Hillnhütter is Artistic Research Officer at HFBK Hamburg and coordinator of the PhD in Art Practice study program.

This interview was first published in the magazine Lerchenfeld #75.

"Übers Schreiben reden" mit Rike Scheffler in der Extended Library; Foto: Jana Rothe

Unser prall gefüllter November-Kalender

Unser Veranstaltungskalender bietet ein breit gefächertes Programm mit Symposien, Ausstellungen und Vorträgen, die unterschiedliche Themenfelder und Perspektiven beleuchten. Hier haben wir einige Termine im November zusammengestellt.

Blick in die Aula der HFBK Hamburg; Foto: Lukes Engelhardt

Neues Semester, neue Gesichter: Willkommen an der HFBK Hamburg

Zum Start des akademischen Jahres 2025/26 begrüßen wir neben vielen neuen Studierenden auch unsere neuen Professor*innen Anne Femmer, Cyprien Gaillard, Anne Duk Hee Jordan, Dane Komljen und Jasmin Werner.

Eröffnung der Graduate Show 2025; Foto: Sinje Hasheider

Bald geht's los – Semesterstart 2025/26

Der Start des Wintersemesters steht kurz bevor und mit ihm begrüßen wir viele neue Studierende an der HFBK Hamburg. Ein paar Informationen, die das Ankommen erleichtern sollen, finden sich hier.

Pablo Torres Gómez, Earths's Ears, 2025; Foto: Pablo Torres Gómez

Promovieren an der HFBK Hamburg

Bis zum 30. September sind Bewerbungen für eine Promotion (Dr. phil. in art.) und bis zum 14. Oktober für das PhD in Art Practice-Programm möglich. Gesammelte Informationen finden sich hier.

Maria Ignatenko, false movements, 2024, work in progress; Filmstill

Being(s)

Neun Stipendiatinnen sind Teil des neue PhD in Art Practice-Programms an der HFBK Hamburg – eine rein künstlerisch-praktische Promotion, die im April begann. Im Zentrum steht die Frage, wie künstlerische Prozesse neue Formen von Wissen schaffen können. Hier stellen wir die Forschungsprojekte vor und geben Einblicke in die forschende Praxis der betreuenden Professor*innen

Estefania Morales, I Drive, God Guides ( yo manejo, Dios me guía), Detail; Foto: Tim Albrecht

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Vom 11. bis 13. Juli 2025 (täglich 14-20 Uhr) zeigen mehr als 150 Absolvent*innen des Studienjahres 2024/25 ihre künstlerischen Abschlussarbeiten in einer umfassenden Ausstellung in der HFBK Hamburg. Außerdem werden im Rahmen von Final Cut alle Abschlussfilme im Kinosaal des Filmhauses in der Finkenau 42 präsentiert.

Das Bild zeigt einen erleuchteten Kinosaal mit grauen Sesseln. Der Vorhang vor der großen weißen Leinwand ist halb geöffnet.

Das Kino im neuen Filmhaus, Finkenau 42; Foto: Tim Albrecht

Cine*Ami*es

Seit 60 Jahren steht der Filmbereich der HFBK Hamburg für radikale filmische Unabhängigkeit. Doch kein freier Ausdruck ohne Verbindungen: Film braucht Freundschaft – als Netzwerk, als Kritik, als Widerstand. Was wurde aus dieser Film*Freundschaft an der HFBK? Wir feiern 60 Jahre Cine*Ami*es!

Open Call: Redesign Democracy - Reimagine Voting; Grafik: Konrad Renner

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Im Rahmen des Forschungsprojektes Redesigning Democratic Representation (Re·De·Re) lobt die HFBK Hamburg anlässlich der Bundestagswahl 2025 einen Wettbewerb für das Re-Design von Wahlurnen und den Prozess des Wählens aus. Wie könnten die Wahlurnen der Zukunft aussehen? Hier gibt es alle Informationen zum Wettbewerb und dem Projekt.

Park Ficiton, Palmen Feliz Nedra, 2003; Foto: Margit Czenki/Park Fiction

Kunst im öffentlichen Raum

Was ist öffentlicher Raum? Wo beginnt oder endet er? Welches Verständnis von Öffentlichkeit liegt ihm zugrunde? Die aktuelle Ausgabe des Lerchenfeld-Magazins beleuchtet diese und andere Fragen

Blick in die von Nadine Droste kuratierte Ausstellung von Master-Studierenden im ICAT der HFBK Hamburg zur Jahresausstellung 2024 (im Vordergrund die Arbeit von Paula Hoffmann und Laura Mahnke); Foto: Lukes Engelhardt

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Vom 4. Februar bis 5. März 2025, 16 Uhr läuft die Bewerbungsfrist für ein Studium an der HFBK Hamburg. Alle wichtigen Infos dazu gibt es hier.

Viele Menschen stehen vor einer Wand mit Portrait-Fotografien

Arbeit von Atu Gelovani am Eröffnungsabend der Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg; Foto: Lukes Engelhardt

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Vom 14.-16. Februar 2025 (jeweils 14-20 Uhr) präsentieren die Studierenden der Hochschule für bildende Künste Hamburg eine Vielzahl künstlerischer Arbeiten, die sie im Laufe des letzten Jahres angefertigt haben. Im ICAT ist neben der von Nadja Quante kuratierten Ausstellung »Fragile Uncertainties« mit Arbeiten von Master-Studierenden auch die Präsentation der Austauschstudierenden des Goldsmiths, University of London, zu sehen.

Eine Skulptur eines kleinen Elefanten, dass als Klettergerüst fungiert, in einem Park in Hamburg

Der Elefant im (öffentlichen) Raum Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Das zweitägige internationale Symposium widmet sich am 2. und 3. Dezember 2024 aktuellen Fragen und Entwicklungen im Bereich der Bildhauerei. Begleitet wird es von einer Ausstellung im ICAT der HFBK Hamburg.

Es ist ein heller Ausstellungsraum mit großen Fenstern zu sehen, in dem ein großformatiges Bild an der Wand hängt. In den Fenstern wurde eine große skulpturale Arbeit in Forma von vier großen blauen Fahnen angebracht. Der Raum hat einen grauen Boden.

Ausstellungsansicht Hiscox Kunstpreis 2024; Foto: Tim Albrecht

Hiscox Kunstpreis 2024

Die HFBK Hamburg lädt herzlich zur Verleihung des Hiscox Kunstpreises 2024 und zur Eröffnung der Ausstellung mit den nominierten Künstler*innen ein.

Das Bild zeigt einen erleuchteten Kinosaal mit grauen Sesseln. Der Vorhang vor der großen weißen Leinwand ist halb geöffnet.

Das Kino im neuen Filmhaus, Finkenau 42; Foto: Tim Albrecht

Semestereröffnung 2024/25 im Zeichen des neuen Filmhauses

Nach sechs Jahrzehnten herausragender Filmausbildung an der HFBK Hamburg feiern wir mit der Eröffnung des akademischen Jahres am Mittwoch, den 16. Oktober 2024 die Einweihung des neuen Filmhauses. Außerdem stellen wir die neuen Lehrenden vor und begrüßen die neuen Studierenden.

Grafischer Entwurf des Ausstellungstitels

"Die Neue Frau – Wie Künstlerinnen und Gestalterinnen das Bild der Moderne prägten", Grafik von Liudmila Savelyeva, Karla Krey, Amira Mostafa (Klasse Digitale Grafik)

Die Neue Frau

Die Ausstellung "Die Neue Frau - Wie Künstlerinnen und Gestalterinnen das Bild der Moderne prägten" präsentiert mehr als 50 Arbeiten von 14 ausgewählten Künstlerinnen und Gestalterinnen, die ab 1907 an der Staatlichen Kunstgewerbeschule zu Hamburg, der Vorgängerinstitution der HFBK, studierten. Zu einer Zeit, in der Frauen der Zugang an vielen anderen Kunsthochschulen noch verwehrt war.

Detailaufnahme eines Schaufensters für Dinge, die man für ein Leben nach dem Tod benötigen könnte. Ein buntes Sammelsurium von Waren.

Detail: Installation von Mark Morris; Foto: Tim Albrecht

Graduate Show 2024 - Letting Go

Vom 12. bis 14. Juli 2024 (14-20 Uhr) zeigen mehr als 160 Absolvent*innen des Studienjahres 2023/24 ihre künstlerischen Abschlussarbeiten in einer umfassenden Ausstellung in der HFBK Hamburg. Außerdem werden im Rahmen von Final Cut alle Abschlussfilme im neuen Kinosaal des Filmhauses in der Finkenau 42 präsentiert.

Eine große Wand wurde gelb gestrichen und darauf in großen Lettern geplottet: Territorium. Es hängen diverse Kabel unter der Decke des Raumes.

Julia Scher, Territorium, 2024, Ausstellungsansicht ICAT der HFBK Hamburg; Foto: Tim Albrecht

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Die US-amerika­nische Künstlerin Julia Scher erhält den Finkenwerder Kunstpreis 2024. Mit dem Finkenwerder Förderpreis der HFBK Hamburg wird die Absolventin Anna Stüdeli ausgezeichnet.

Es wird in Schwarz/Weiß die Nachaufnahme eines menschlichen Auges gezeigt. Auf der Pupille ist ein Atomstern zu sehen.

Still aus US Civil Defense Film Atomic Alert (1951), 10 min 34 sec, Courtesy of the Diefenbunker: Canada’s Cold War Museum.

Archives of the Body - The Body in Archiving

Mit einem Symposium, einer Ausstellung, einem Filmprogramm und einer digitalen Publikation untersucht das von Prof. Hanne Loreck und Vanessa Gravenor konzipierte Forschungsprojekt die Ordnungsform "Archiv" im Hinblick auf den menschlichen Körper. Welche Körperarchive und -diskurse haben sich durchgesetzt? Welche Potenziale für politisch-ästhetischen Widerstand und Aktivismus konnten und können entstehen?

Es ist eine abstrakte Malerei in unterschiedlichen Gelb-, Blau und hellen Brauntönen zu sehen. Ein Kreis in Beige lenkt den Fokus leicht auf die linke Bildhälfte.

Sharon Poliakine, Untitled, 2023, Öl auf Leinwand, Detail

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Anlässlich einer neuen Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa präsentiert die HFBK Hamburg eine Ausstellung der Künstler*innen Birgit Brandis, Sharon Poliakine und Studierender der HFBK.

Sieben Personen stehen vor einer bunten Wand aus unterschiedlich farbigen Stoffstreifen.

Arbeit von Franziska Koepsel zur Jahresausstellung 2024; Foto: Lukes Engelhardt

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Vom 9. - 11. Februar 2024 (jeweils 14 - 20 Uhr) präsentieren die Studierenden der HFBK Hamburg ihre künstlerischen Produktionen des letzten Jahres. Im ICAT ist neben der von Nadine Droste kuratierten Gruppenausstellung »Think & Feel! Speak & Act!« mit Arbeiten von Master-Studierenden auch die Präsentation der Austauschstudierenden des Goldsmiths, University of London, zu sehen.

In der linken Bildhälfte wird ein Übermensch großes Objekt gezeigt. Ein aus Metall bestehender Kubus mit unterschiedlichen Objekten darin. Dahinter kann man vier Leinwände, die ein hochkantiges Format aufweisen, erahnen. An der rechten Wand steht eine Tischvitrine und an der Wand sind zwei großformatige Blätter angebracht.

Ausstellungsansicht des Hiscox Kunstpreises 2023; Foto: Tim Albrecht

(Ex)Changes of / in Art

Zum Jahresende ist an der HFBK Hamburg viel los: Ausstellungen im ICAT, die Open Studios der ASA-Studierenden in der Karolinenstraße, Performances in der Extended Library und Vorträge in der Aula Wartenau.

Extended Libraries

Wissen ist heute von überall und zeitunabhängig abrufbar. Welche Rolle(n) können dann noch Bibliotheken übernehmen? Wie können sie nicht nur als Wissensarchiv dienen, sondern die künstlerische Wissensproduktion unterstützen? Beispielhaft stellen wir Bibliotheksprojekte von Studierenden und Alumni sowie unseren neuen Wissensraum vor: die Extended Library.

Auf einer Wand wurden Buchseiten mit Malereien und Zeichnungen in unterschiedlichen Formaten angebracht. Außerdem sind zwei Buchumschläge des Buches "Die Völker der Erde" zusehen.

Detailansicht Rajkamal Kahlon, People of the Earth (Die Völker der Erde), 2017 - 2021

And Still I Rise

Seit über 20 Jahren gilt das Interesse der US-amerikanischen Künstlerin Rajkamal Kahlon den Zusammenhängen von Ästhetik und Macht, die über historische und geografische Grenzen hinweg vornehmlich durch Gewalt organisiert sind. Mit dieser Einzelausstellung stellt die HFBK Hamburg das vielseitige Werk der Professorin für Malerei und Zeichnen erstmals dem Hamburger Kunstpublikum vor.

Let's talk about language

An der HFBK Hamburg studieren aktuell ca. 350 internationale Studierende, die 55 unterschiedliche Sprachen sprechen – zumindest sind das die offiziellen Amtssprachen ihrer Herkunftsländer. Ein Viertel der Lehrenden hat einen internationalen Hintergrund. Tendenz steigend. Aber wie gehen wir im Alltag mit der Vielsprachigkeit der Hochschulmitglieder produktiv um? Welche Wege der Verständigung lassen sich finden? Die aktuelle Lerchenfeld-Ausgabe beschäftigt sich mit kreativen Lösungen im Umgang mit Mehrsprachigkeit und lässt zahlreiche ehemalige internationale Studierende zu Wort kommen.

In der Eingangshalle der HFBK steht eine Holzbude mit dem hinterleuchteten Schriftzug "Würstelinsel". Davor stehen ein paar Leute.

Hanna Naske, Würstelinsel, 2023, Installation in der Eingangshalle der HFBK Hamburg; Foto: Miriam Schmidt / HFBK

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Vom 13. bis 16. Juli 2023 präsentieren 165 Bachelor- und Master-Absolvent*innen des Jahrgangs 2022/23 ihre Abschlussarbeiten aus allen Studienschwerpunkten. Unter dem Titel Final Cut laufen zudem alle Abschlussfilme auf großer Leinwand in der Aula der HFBK Hamburg.

Ein verkleideter Mann mit Sonnenbrille hält ein Schild in Sternform in die Kamera. Darauf steht "Suckle". Das Bild ist in Schwarz-Weiß aufgenommen.

Foto: Honey-Suckle Company

Let`s work together

Kollektive haben Konjunktur im Kunstbetrieb. Und das schon seit mehreren Jahrzehnten. Zum Start des Sommersemesters 2023 widmet sich die aktuelle Ausgabe des Lerchenfeld-Magazins dem Thema der kollektiven Praxis, stellt ausgewählte Kollektive vor und geht aber auch den Gefahren und Problemen kollektiven Arbeitens nach.

Jahresausstellung 2023, Arbeit von Toni Mosebach / Nora Strömer; Foto: Lukes Engelhardt

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Vom 10.-12. Februar präsentieren Studierende aus allen Schwerpunkten ihre künstlerischen Arbeiten im Gebäude am Lerchenfeld, in der Wartenau 15 und im AtelierHaus. Im dort ansässigen ICAT kuratiert Tobias Peper, Künstlerischer Leiter des Kunstvereins Harburger Bahnhof, eine Ausstellung mit HFBK-Masterstudierenden. Zudem stellen dort 10 Austauschstudierende des Goldsmiths, University of London ihre Arbeiten aus.

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Mit dem Symposium zur documenta fifteen am 1. und 2. Februar 2023 möchte die HFBK Hamburg Hintergründe und Zusammenhänge analysieren, unterschiedliche Standpunkte ins Gespräch bringen und eine Debatte ermöglichen, die explizit den Antisemitismus im Kunstfeld thematisiert. Die Veranstaltung bietet Raum für divergente Positionen und will Perspektiven für die Gegenwart und Zukunft des Ausstellungmachens eröffnen.

Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image, Grafik: Leon Lothschütz

Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image, Grafik: Leon Lothschütz

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Als abschließender Teil des künstlerischen Forschungsprojekts laden das Festival und Symposium vom 24.-27. November 2022 zu Vorführungen, Performances, Vorträgen und Diskussionen ein, die das Potenzial der bewegten Bilder und des (menschlichen und nicht-menschlichen) Körpers erforschen, unseren gewohnten Kurs umzukehren und die herrschende Ordnung der Dinge zu verändern.

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Vom 29. September bis 23. Oktober 2022 zeigt Konstantin Grcic (Professor für Industriedesign) im ICAT - Institute for Contemporary Art & Transfer der HFBK Hamburg eine raumgreifende Installation aus von ihm gestalteten Objekten und bereits existierenden, neu zusammengestellten Gegenständen. Parallel wird der von ihm konzipierte Raum für Workshops, Seminare und Büro-Arbeitsplätze im AtelierHaus in Betrieb genommen.

Amna Elhassan, Tea Lady, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm

Amna Elhassan, Tea Lady, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm

Kunst und Krieg

„Jeder Künstler ist ein Mensch“. Diese so zutreffende wie existenzialistische Feststellung von Martin Kippenberger (in ironischer Umformulierung des bekannten Beuys Zitats) bringt es in vielerlei Hinsicht auf den Punkt. Zum einen erinnert sie uns daran, nicht wegzusehen, (künstlerisch) aktiv zu handeln und unsere Stimmen zu erheben. Gleichzeitig ist sie eine Ermahnung, denen zu helfen, die in Not sind. Und das sind im Moment sehr viele Menschen, unter ihnen zahlreiche Künstler*innen. Deshalb ist es für Kunstinstitutionen wichtig, nicht nur über Kunst, sondern auch über Politik zu diskutieren.

Merlin Reichert, Die Alltäglichkeit des Untergangs, Installation in der Galerie der HFBK; Foto: Tim Albrecht

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Vom 8. bis 10. Juli 2022 präsentieren mehr als 160 Bachelor- und Master-Absolvent*innen des Jahrgangs 2021/22 ihre Abschlussarbeiten aus allen Studienschwerpunkten. Unter dem Titel Final Cut laufen zudem alle Abschlussfilme auf großer Leinwand in der Aula der HFBK Hamburg. Parallel ist in der Galerie der HFBK im Atelierhaus die Ausstellung der sudanesischen Gastlektorin Amna Elhassan zu sehen.

Grafik: Nele Willert, Dennise Salinas

Grafik: Nele Willert, Dennise Salinas

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

So viel Programm war schon lange nicht mehr: Ein dreitägiger Kongress zur Visualität des Internets bringt internationale Webdesigner*innen zusammen; das Forscher*innenkollektiv freethought diskutiert über die Rolle von Infrastrukturen und das Symposium zum Abschied der Professorin Michaela Ott greift zentrale Fragen ihrer Forschungstätigkeit auf.

Renée Green. ED/HF, 2017. Film still. Courtesy of the artist, Free Agent Media, Bortolami Gallery, New York, and Galerie Nagel Draxler, Berlin/Cologne/Munich.

Renée Green. ED/HF, 2017. Film still. Courtesy of the artist, Free Agent Media, Bortolami Gallery, New York, and Galerie Nagel Draxler, Berlin/Cologne/Munich.

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Der 1999 vom Kulturkreis Finkenwerder e.V. initiierte Finkenwerder Kunstpreis hat eine Neuausrichtung erfahren: Als neuer Partner erweitert die HFBK Hamburg den Preis um den Aspekt der künstlerischen Nachwuchsförderung und richtet ab 2022 die Ausstellung der Prämierten in der HFBK Galerie aus. Mit dem diesjährigen Finkenwerder Kunstpreis wird die US-amerikanische Künstlein Renée Green ausgezeichnet. Die HFBK-Absolventin Frieda Toranzo Jaeger erhält den Finkenwerder Förderpreis der HFBK Hamburg.

Amanda F. Koch-Nielsen, Motherslugger; Foto: Lukas Engelhardt

Amanda F. Koch-Nielsen, Motherslugger; Foto: Lukas Engelhardt

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Im Bewusstsein einer ausstehenden fundamentalen gesellschaftlichen Transformation und der nicht unwesentlichen Schrittmacherfunktion, die einem Ort der künstlerischen Forschung und Produktion hierbei womöglich zukommt, hat sich die HFBK Hamburg auf den Weg gemacht, das Thema strategisch wie konkret pragmatisch für die Hochschule zu entwickeln. Denn wer, wenn nicht die Künstler*innen sind in ihrer täglichen Arbeit damit befasst, das Gegebene zu hinterfragen, genau hinzuschauen, neue Möglichkeiten, wie die Welt sein könnte, zu erkennen und durchzuspielen, einem anderen Wissen Gestalt zu geben

Atelier-Neubau in der Häuserflucht am Lerchenfeld

Atelier-Neubau in der Häuserflucht am Lerchenfeld, im Hintergrund der Bau von Fritz Schumacher; Foto: Tim Albrecht

Raum für die Kunst

Nach mehr als 40 Jahren intensiven Bemühens wird für die HFBK Hamburg ein lang gehegter Traum Wirklichkeit. Mit dem neu eröffneten Ateliergebäude erhalten die Studienschwerpunkte Malerei/Zeichnen, Bildhauerei und Zeitbezogene Medien endlich die dringend benötigten Atelierräume für Master-Studierende. Es braucht einfach Raum für eigene Ideen, zum Denken, für Kunstproduktion, Ausstellungen und als Depot.

Martha Szymkowiak / Emilia Bongilaj, Installation “Mmh”; Foto: Tim Albrecht

Martha Szymkowiak / Emilia Bongilaj, Installation “Mmh”; Foto: Tim Albrecht

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Nach der digitalen Ausgabe im letzten Jahr, findet die Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg wieder mit Publikum statt. Vom 11.-13. Februar präsentieren die Studierenden aus allen Studienschwerpunkten ihre künstlerischen Arbeiten im Gebäude am Lerchenfeld, in der Wartenau 15 und im neu eröffneten Atelierhaus.

Annette Wehrmann, photography from the series Blumensprengungen, 1991-95; Foto: Ort des Gegen e.V., VG-Bild Kunst Bonn

Annette Wehrmann, photography from the series Blumensprengungen, 1991-95; Foto: Ort des Gegen e.V., VG-Bild Kunst Bonn

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

The international conference at HFBK Hamburg on December 2-4, 2021 – jointly conceived by Nora Sternfeld and Michaela Melián –, is dedicated to the history of artistic counter-monuments and forms of protest, discusses aesthetics of memory and historical manifestations in public space, and asks about para-monuments for the present.

23 Fragen des Institutional Questionaire, grafisch umgesetzt von Ran Altamirano auf den Türgläsern der HFBK Hamburg zur Jahresausstellung 2021; Foto: Charlotte Spiegelfeld

23 Fragen des Institutional Questionaire, grafisch umgesetzt von Ran Altamirano auf den Türgläsern der HFBK Hamburg zur Jahresausstellung 2021; Foto: Charlotte Spiegelfeld

Diversity

Wer spricht? Wer malt welches Motiv? Wer wird gezeigt, wer nicht? Identitätspolitische Fragen spielen in der Kunst und damit auch an der HFBK Hamburg eine wichtige Rolle. Das hochschuleigene Lerchenfeld-Magazin beleuchtet in der aktuellen Ausgabe Hochschulstrukturen sowie Studierendeninitiativen, die sich mit Diversität und Identität befassen.

ASA Open Studio 2019, Karolinenstraße 2a, Haus 5; Foto: Matthew Muir

ASA Open Studio 2019, Karolinenstraße 2a, Haus 5; Foto: Matthew Muir

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Seit 2010 organisiert die HFBK das internationale Austauschprogramm Art School Alliance. Es ermöglicht HFBK-Studierenden ein Auslandssemester an renommierten Partnerhochschulen und lädt vice versa internationale Kunststudierende an die HFBK ein. Zum Ende ihres Hamburg-Aufenthalts stellen die Studierenden in den Open Studios in der Karolinenstraße aus, die nun auch wieder für das kunstinteressierte Publikum geöffnet sind.

Studiengruppe Prof. Dr. Anja Steidinger, Was animiert uns?, 2021, Mediathek der HFBK Hamburg, Filmstill

Studiengruppe Prof. Dr. Anja Steidinger, Was animiert uns?, 2021, Mediathek der HFBK Hamburg, Filmstill

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Die Kunstpädagogik Professorinnen Nora Sternfeld und Anja Steidinger haben das Format „Wartenau Versammlungen“ initiiert. Es oszilliert zwischen Kunst, Bildung, Forschung und Aktivismus. Ergänzend zu diesem offenen Handlungsraum gibt es nun auch eine eigene Website, die die Diskurse, Gespräche und Veranstaltungen begleitet.

Ausstellungsansicht "Schule der Folgenlosigkeit. Übungen für ein anderes Leben" im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg; Foto: Maximilian Schwarzmann

Ausstellungsansicht "Schule der Folgenlosigkeit. Übungen für ein anderes Leben" im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg; Foto: Maximilian Schwarzmann

Schule der Folgenlosigkeit

Alle reden über Folgen: Die Folgen des Klimawandels, der Corona-Pandemie oder der Digitalisierung. Friedrich von Borries (Professor für Designtheorie) dagegen widmet sich der Folgenlosigkeit. In der "Schule der Folgenlosigkeit. Übungen für ein anderes Leben" im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg verknüpft er Sammlungsobjekte mit einem eigens für die Ausstellung eingerichteten „Selbstlernraum“ so, dass eine neue Perspektive auf „Nachhaltigkeit“ entsteht und vermeintlich allgemeingültige Vorstellungen eines „richtigen Lebens“ hinterfragt werden.

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung einmal anders: Vom 12.-14. Februar 2021 hatten die Studierenden der Hochschule für bildende Künste Hamburg dafür gemeinsam mit ihren Professor*innen eine Vielzahl von Präsentationsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Kommunikationskanälen erschlossen. Die Formate reichten von gestreamten Live-Performances über Videoprogramme, Radiosendungen, eine Telefonhotline, Online-Konferenzen bis hin zu einem Webshop für Editionen. Darüber hinaus waren vereinzelte Interventionen im Außenraum der HFBK und in der Stadt zu entdecken.

Katja Pilipenko

Katja Pilipenko

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Am Abend des 4. Novembers feierte die HFBK die Eröffnung des akademischen Jahres 2020/21 sowie die Verleihung des Hiscox-Kunstpreises im Livestream – offline mit genug Abstand und dennoch gemeinsam online.

Ausstellung Transparencies mit Arbeiten von Elena Crijnen, Annika Faescke, Svenja Frank, Francis Kussatz, Anne Meerpohl, Elisa Nessler, Julia Nordholz, Florentine Pahl, Cristina Rüesch, Janka Schubert, Wiebke Schwarzhans, Rosa Thiemer, Lea van Hall. Betreut von Prof. Verena Issel und Fabian Hesse; Foto: Screenshot

Ausstellung Transparencies mit Arbeiten von Elena Crijnen, Annika Faescke, Svenja Frank, Francis Kussatz, Anne Meerpohl, Elisa Nessler, Julia Nordholz, Florentine Pahl, Cristina Rüesch, Janka Schubert, Wiebke Schwarzhans, Rosa Thiemer, Lea van Hall. Betreut von Prof. Verena Issel und Fabian Hesse; Foto: Screenshot

Digitale Lehre an der HFBK

Wie die Hochschule die Besonderheiten der künstlerischen Lehre mit den Möglichkeiten des Digitalen verbindet.

Alltagsrealität oder Klischee?; Foto: Tim Albrecht

Alltagsrealität oder Klischee?; Foto: Tim Albrecht

Absolvent*innenstudie der HFBK

Kunst studieren – und was kommt danach? Die Klischeebilder halten sich standhaft: Wer Kunst studiert hat, wird entweder Taxifahrer, arbeitet in einer Bar oder heiratet reich. Aber wirklich von der Kunst leben könnten nur die wenigsten – erst Recht in Zeiten globaler Krisen. Die HFBK Hamburg wollte es genauer wissen und hat bei der Fakultät der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg eine breit angelegte Befragung ihrer Absolventinnen und Absolventen der letzten 15 Jahre in Auftrag gegeben.

Ausstellung Social Design, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Teilansicht; Foto: MKG Hamburg

Ausstellung Social Design, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Teilansicht; Foto: MKG Hamburg

Wie politisch ist Social Design?

Social Design, so der oft formulierte eigene Anspruch, will gesellschaftliche Missstände thematisieren und im Idealfall verändern. Deshalb versteht es sich als gesellschaftskritisch – und optimiert gleichzeitig das Bestehende. Was also ist die politische Dimension von Social Design – ist es Motor zur Veränderung oder trägt es zur Stabilisierung und Normalisierung bestehender Ungerechtigkeiten bei?